Goodhope oder der Neuropsychologe on the dark side
GOODHOPE Hennric Jokeit Untitled 12.jpg

Goodhope – das neue Fotobuch von Hennnric Jokeit scheint seinen Namen vom Kap der guten Hoffnung zu haben. Die Bilder sind alle in Kapstadt und seiner Umgebung in den letzten Jahren entstanden – in einer Zeit des Umbruchs in ganz Afrika.

GOODHOPE Hennric Jokeit Untitled 44.jpg

Goodhope hat eigentlich nichts mit der dunklen Seite zu tun, ausser vielleicht man lässt sich von der Kehrseite leiten. Wenn man sich bewusst wird, dass sich Hennric Jokeit als Neuropsychologe täglich mit bildgebender Diagnostik auseinander setzt, wird einem sehr schnell bewusst, dass es ein anderes Sehen voraussetzt. Nicht nur die Röntgenbilder, MRI's oder andere diagnostische bildgebende Verfahren verlangen, viel mehr zwingen einen genau zu schauen, um nichts zu übersehen, auch die Bilder in Goodhope irritieren und verlangen – zu mindest beim ersten Durchblättern – genau hinzusehen.

GOODHOPE Hennric Jokeit Untitled 25.jpg

Als Neuropsychologe interessiert sich Hennric Jokeit wie Negativität – the dark side – verarbeitet wird, insbesondere auch wie unsere visuelle Wahrnehmung funktioniert. Das visuelle System übernimmt 90% unserer Wahrnehmung, die ohne grossen Aufwand ins Grosshirn geleitet werden. Dabei hilft vielleicht der Hinweis, dass mit wenig Aufwand der Hardware viele einfache Informationen verarbeitet werden können. Jetzt kommt der Hacken: In Goodhope sind nur Negativbilder zu sehen. Das heisst wir werden aufgefordert unsere visuelle Wahrnehmung zu schärfen. Tun wir's nicht – ist das Buch uninteressant. Lässt man sich aber auf einen zweiten, dritten Blick ein wird es spannend. Vor dem inneren Auge tauchen die Orte in Farben auf, man erinnert sich womöglich an lange Disconächte, in denen man sich dummerweise oder absichtlich mit fluoreszierenden Farben gekleidet hat und alle Blicke angezogen hat.

GOODHOPE Hennric Jokeit Untitled 38.jpg

Zu den Arbeiten von Hennric Jokeit schreibt Enno Kaufhold: "Hennric Jokeit präsentiert seine aktuellen Bilder ausschliesslich in einer Negativ-Form. In dieser Stringenz reflektiert seine Arbeit zunächst mediale Eigenheiten an der Schwelle vom analogen zum digitalen Bild. Als Neurowissenschaftler weiss er um die Irritation visueller Wahrnehmung durch die Negativ-Form. Sie evoziert eine Entschleunigung des Sehens. Eingedenk dieses Wissens provoziert Jokeit mit seinen Bildern ganz bewusst eine Wahrnehmung, die sich der uns heute von den neuen Medien im Alltag mehr und mehr Abverlangten entgegenstellt. Für den künstlerischen Gehalt seiner Bilder ist jedoch die Frage nach der grundlegenden Bedeutung des Negativen in Zeiten einer exzessiven Positivierung aller Lebensbereiche entscheidender. Jokeits Bilder beharren auf dem grundsätzlichen Wert des Negativen als Voraussetzung des Besseren, Positiven. Seine Motive zeigen moderne städtische Architektur, Industrieanlagen, einfachste Häuser wie Behausungen, Interieurs, Müll, aber zugleich Natur. Intakt genauso wie ruinös und verfallen. Alle Orte scheinen verlassen, jegliches Leben ausgelöscht. Solchermassen entleert, um nicht zu sagen entmenschlicht, schwingt in den Negativ-Formen ein Geheimnis mit. Zugleich können sie als Anstoss begriffen werden, als Aufforderung, die als negativ empfundene Welt zu negieren."

GOODHOPE Hennric Jokeit Untitled 53.jpg

Sollten sie die Gelegenheit haben, sich mit Hennric Jokeit zu unterhalten: lassen sie sich nicht durcheinander bringen, wenn er sie nach ihren negativen Visionen fragt – er will sie wissen, bestimmt. Aber in diesem Fall möchte er ihnen wahrscheinlich sein letztes Buch "Negative Vision" schenken.

GOODHOPE Hennric Jokeit Untitled 4.jpg

Hennric Jokeit (*1963) ist in Stralsund geboren und lebt und arbeitet heute in Zürich. Seit 2001 ist er Professor für Neuropsychologie an der Universität Zürich und am Schweizerischen Epilepsie-Zentrum. Seine Arbeiten wurden in der Schweiz, Deutschland, Litauen und Südafrika ausgestellt.

Goodhope (ISBN-13: 978-3-941249-23-3) und Negative Vision (ISBN-13: 978-3941825918) sind bei Peperoni Books erschienen.

Miryam Abebe
Berauschendes Sommerfest und fünf Jahre Bildhalle
Sissi Farassat, Black Shoes, 2016, C-Print embroidered with Swarovski stones, Unique piece

Sissi Farassat, Black Shoes, 2016, C-Print embroidered with Swarovski stones, Unique piece

Mit einem berauschenden Sommerfest hat Mirjam Cavegn und ihr Team und vielen Freundinnen und Freunden das fünfjährige Bestehen der Bildhalle gefeiert. Nicht nur der Geburtstag wurde gefeiert – nein an diesem Abend wurden auch die neuen Künstlerinnen und Künstler der Galerie vorgestellt. Renato D'Agostin: ein Venezianer aus New York, Carolle Bénitah: eine Marokkanerin aus Marseille, Sissi Farassat: eine Iranerin aus Wien, Daniel Schwartz: ein Weltenbürger aus der Schweiz, Paolo Pellegrin: ein Italiener in Genf und Flor Garduño aus Mexiko.

Renato D'Agostin, The Beautiful Cliché, Venezia, 2010, Silver Gelatine Print, 32 x 48 cm, Edition of 25

Renato D'Agostin, The Beautiful Cliché, Venezia, 2010, Silver Gelatine Print, 32 x 48 cm, Edition of 25

"Ich habe nicht die eine Art des Fotografierens statt einer anderen gewählt. So wie ich die Welt da draussen durch die Kamera sehe, ist die einzige Art und Weise, wie ich sie auch fotografieren kann. Meine Fotografie ist die natürlichste Verbindung zwischen mir und dem Rest der Welt. So sehe ich, so nehme ich die Wirklichkeit wahr und übersetze sie in meine Sprache".

(Renato d'Agostin)

Renato D'Agostin, Bosphorus, Istanbul, 2013, Silver Gelatine Print, 66 x 100 cm, Edition of 5

Renato D'Agostin, Bosphorus, Istanbul, 2013, Silver Gelatine Print, 66 x 100 cm, Edition of 5

Renato D'Agostin (*1983) ist in Venedig geboren, heute lebt er in New York. Seine Neugier wurde durch das atmosphärische Stadtleben genährt und lässt ihn Lebenssituationen mit der Kamera einfangen. 2002 reiste er durch die Metropolen Westeuropas. Nach einem längeren Aufenthalt in Mailand zog es ihn nach New York, wo er die Gelegenheit hatte Ralph Gibson kennenzulernen und zu seinem Assistenten wurde. Seine Arbeiten wurden in mehreren Ausstellungen in Europa, den USA und Asien präsentiert. Seine Arbeiten sind in verschiedenen öffentlichen Sammlungen (Library of congress, International Center of Photography in New York, LACMA in Los Angeles und dem Maison Européeene de la Photographie in Paris) vertreten.

Carolle Bénitah, Jeune fille posant, 2018, Gold leaf on Baryta paper, Archival Pigment Print, 40 x 27 cm , Edition 5, signed & numbered

Carolle Bénitah, Jeune fille posant, 2018, Gold leaf on Baryta paper, Archival Pigment Print, 40 x 27 cm , Edition 5, signed & numbered

"Jamais je ne t'oublierai – ist eine Arbeit über die Erinnerung an die Familie – glückliche, manchmal imaginäre und auch negative Erinnerungen. Mir wurde klar, dass es nur sehr wenige Bilder meiner Eltern vor ihrer Heirat gab. Es ist eine Bildwüste, die nur dadurch erklärt werden kann, dass meine Eltern im Marokko der 1930er Jahre geboren wurden, einer Zeit ohne viel modernen Komfort. Meine Grossmutter hielt die wenigen vorhandenen Fotos verschlossen, um die Tragödie des zufälligen Verlustes einer ihrer Söhne nicht zu erwähnen. Ein Blindspot für dieses Leben voller Schmerz. Aber der Mangel an Bildern liess mich verwaist und ohne Wurzeln fühlen".

(Carolle Bénitah)

Carolle Bénitah, Petites filles, 2017, Gold leaf on Baryta paper, Archival Pigment Print, 30 x 20 cm, Edition 5, signed & numbered

Carolle Bénitah, Petites filles, 2017, Gold leaf on Baryta paper, Archival Pigment Print, 30 x 20 cm, Edition 5, signed & numbered

Carolle Bénitah (*1965) ist in Casablanca geboren, heute lebt und arbeitet sie in Marseille. Nachdem sie die Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne absolvierte, wandte sie sich 2001 der Fotografie und beschäftigte sich mit der Erinnerung, der Familie und den Lauf der Zeit. Sie kombiniert alte Familienschnappschüsse mit handgefertigten Akzenten aus Stickereien, Perlen und Tuschzeichnungen. Damit versucht sie ihre Geschichte als Tochter, Ehefrau und Mutter neu zu interpretieren.

Sissi Farassat, Behind IX, 2014, Unique C-Print embroidered with Swarovski crystals, 26 x 31 cm, Unique piece

Sissi Farassat, Behind IX, 2014, Unique C-Print embroidered with Swarovski crystals, 26 x 31 cm, Unique piece

"Das bunte Glitzern der Pailletten, die sie zur Basissubstanz ihrer jüngeren Arbeiten gemacht hat, wirkt, als bewusste Überdosierung, sogar eher „abweisend“, jedenfalls irritierend. So bleibt jedem ihrer Werke ein Resträtsel, etwas, das im (und vom) Ornamentalen ausgeblendet, überstrahlt oder verschluckt wird."

(Stefan Grissemann, österreichischer Filmkritiker und Journalist)

Sissi Farassat, Me, 2014, Unique C-Print embroidered with white Thread, 24 x 36 cm, Unique piece

Sissi Farassat, Me, 2014, Unique C-Print embroidered with white Thread, 24 x 36 cm, Unique piece

Sissi Farassat (*1969) ist in Teheran (Iran) geboren und lebt und arbeitet heute in Wien. Sie bestickt ihre Portrait-Fotografien – meist Selbstportraits, Aufnahmen von Familienmitglieder und Freunden, selten von Fremden auf der Strasse – mit Pailletten, Swarovski-Kristalle oder Fäden. Die aufwändige Stickarbeit an den Fotos werden zur Auseinandersetzung mit persönlichen Bilder- und Beziehungswelten. Ihre Foto-Nähkunst mag in ihrer Zeitaufwendigkeit anachronistisch erscheinen, doch berührt und reflektiert sie wesentliche Aspekte der Wahrnehmung des fotografischen Bildes. Etwa was die Lichtregie betrifft: Hinter Glas abgeschirmte Fotografien sind vielfachen Spiegelungen und Lichtbrechungen ausgesetzt, andererseits ist ihre Oberfläche wie versiegelt und der unmittelbare Blickkontakt mit ihr unterbunden. Auch mit ihren Pailletten-Teppichen setzt Sissi Farassat den Fotos zusätzliche Glanzlichter auf, doch bringt sie damit auch körperliche und haptische Qualitäten in den visuellen Raum ein. Mit ihrem Glitzern und den irisierenden Farben erinnern ihre Bilder an prunkvolle Gemächer, aber auch an die Glitterwelt von Disco und Filmrevuen - dem gegenüber steht oft die Gewöhnlichkeit oder Intimität der Sujets. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellungen (Kunsthaus Wien, Haramuseum in Tokyo, Edwynn Houk Gallery in New Yrok, Anzenberger Gallery in Wien, Galerie Johannes Faber in Maastrich und anderen) präsentiert und sind in öffentlichen Sammlungen (Museum für Gestaltung in Zürich, Sammlung Stadt Linz, Sammlung Rupertinum und andere) vertreten.

Flor Garduño, Con Corona, México, 2000, Archival Pigment Print, 122 x 122 cm, Edition of 10

Flor Garduño, Con Corona, México, 2000, Archival Pigment Print, 122 x 122 cm, Edition of 10

"Ich würde behaupten, das Gewöhnliche und das Historische, oder Symbolische — diese zwei Bereiche überschneiden sich in meinen Fotografien, welche ja im weitesten Sinne Fruchtbarkeit zelebrieren. Und, klar, sind sie dramatisch, weil wir uns ja in einer Zeit voller Aggression gegen Frauen befinden, in dieser Hemisphäre, wenn nicht gar auf der ganzen Welt. Sie ist systematisch und geht von Regierungen aus, von Politikern und einer kulturellen Elite. Sie entstammt einer ökonomischen und sozialen Frustration. Als eine Frau aus der Mittelklasse weiss ich aber auch, dass wir selbst innerhalb unserer Familien leiden, weil das Patriarchat so tief verwurzelt ist. Aber die Erniedrigung ist für Frauen aus den armen Teilen der Gesellschaft am schlimmsten. Eine Frau, die ich beim Fotografieren traf, wühlte vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang durch Abfallberge, immer auf der Suche nach Verwertbarem für sich und ihre vier Kinder. Ich möchte Würde, Schönheit, Leid und Widerstand zum Ausdruck bringen. Genau das ist die Kraft unseres Geschlechts."

(Flor Garduño)

Flor Garduño, La Mujer, México, 1987, Archival Pigment Print, 50 x 60 cm, Edition of 30

Flor Garduño, La Mujer, México, 1987, Archival Pigment Print, 50 x 60 cm, Edition of 30

Flor Garduño (*1957) ist in Mexico City geboren. Heute lebt sie in Stabio (Schweiz) und in Tepoztlán (Mexico). 1978 begann sie an der Academy of San Carlos (UNAM) bildende Kunst zu studieren und entwickelte dabei ein besonderes Interesse an strukturellen Aspeketen von Gestalt und Raum. An der Universität lernte sie die ungarische Fotografin Kati Horna kennen, die Garduño mit ihren magischen und ausdruckstarken Bildern stark beeinflusste. Nach dem Studium wurde Flor Garduño Dunkelkammerassistentin des bekanntesten mexikanischen Fotografen Manuel Álvarez-Bravo. Diese Erfahrungen hatten später einen starken Einfluss auf ihre Bildkompositionen und besonders auch auf ihre technischen Fähigkeiten in der Herstellung von Silber-, Platinum- und Palladiumabzügen. Unter der Leitung der Fotografin Mariana Yampolsky reiste sie für ein fotografisches Projekt übers Land und besuchte indigene Gemeinden. Mariana Yampolsky war bekannt für ihre humanistischen Arbeiten, die sich besonders mit Frauen beschäftigen. Diese Erfahrungen halfen Flor Garduño ihre eigene unverwechselbare Bildsprache einer beschreibenden Fotografie zu finden, die sie mit den mystischen Archetypen anreicherte, die so charakteristisch für den mexikanischen Surrealismus sind. Ihre Werke wurden in zahlreichen Ausstellungen (Galeria José Clemente Orozco in Mexico City, La Chambre Claire in Paris, Galleria Sozzani in Mailand, Galerie Photonet in Wiesbaden und andere) präsentiert.

Paolo Pellegrin, Refugees on the coast in Mytilini, Lesbos, Greece, 2015

Paolo Pellegrin, Refugees on the coast in Mytilini, Lesbos, Greece, 2015

"Ich interessiere mich mehr für eine Fotografie, die'unfertig' ist - eine Fotografie, die suggestiv ist und ein Gespräch oder einen Dialog auslösen kann. Es gibt Bilder, die geschlossen, fertig sind, zu denen es keinen Zugang gibt."

(Paolo Pellegrin)

Paolo Pellegrin, Angelina, Sevla's family, Rome, 2015

Paolo Pellegrin, Angelina, Sevla's family, Rome, 2015

Paolo Pellegrin (*1964) ist in Rom geboren und lebt heute in Genève. Nach einem Architekturstudium an der Università la Sapienza in Rom studierte er am Istituto Italiano die Fotografia auch in Rom Fotografie. 2001 wurde er zum Magnum Photo Kandidat und seit 2005 zum ordentlichen Mitglied ernannt. Für seine Arbeiten wurde Paolo Pellegrin mehrfach ausgezeichnet (mehrere World Press Photo Awards und Photographer of the Year Awards, Leica Medal of Excellence, Olivier Rebbot Award, Hansel-Mieth Preis, Robert Capa Gold Medal Award und den W. Eugene Smith Grant in Humanistischer Fotografie).

Daniel Schwartz (*1955) ist in Olten geboren und lebt heute in Solothurn. Er besuchte die Fachklasse für Fotografie an der Schule für Gestaltung in Zürich (heute ZHdK). Nebst anderen Auszeichnungen hat er 1998 den Preis für Fotografie des Kantons Solothurn und 2010 den Kulturpreis des Kantons Zürich erhalten. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen (Kunsthaus Zürich, Martin-Gropius-Bau in Berlin, Fotomuseum Winterthur, San Francisco Museum of Modern Art und anderen) gezeigt.

Die Ausstellung in der Bildhalle dauert bis 25. August 2018.

Miryam Abebe
Grossformate auf dem Mont Soleil
Blue Movie (Shell) | Rudolf Steiner

Blue Movie (Shell) | Rudolf Steiner

Format – eine Ausstellung auf dem Mont Soleil im berner Jura, die Fotogarfinnen und Fotografen aus der ganzen Schweiz versammelt – ist besonders in diesen heissen Tagen eine Reise wert! Es weht immer ein sanfter Wind und die Windränder geben ein leises sonores Summen wieder. Wenn man die Bilder nur kurz betrachtet, dauert der Bilderrundgang eine knappe Stunde. Es wäre aber schade, wenn man sich nicht auf das Spiel der Winkeländerung und ganz besonders des Lichtes einlässt und zu schnell vorbei geht.

Tout ce qui se voit sous le soleil ( Le Colosse) | Thomas Maisonnasse

Tout ce qui se voit sous le soleil ( Le Colosse) | Thomas Maisonnasse

Der Bilderreigen beginnt mit einem scheinbar unspektakulären Bild – le Colosse – von Thomas Maisonnasse – der richtige Blickwinkel ist ausschlaggebend. Je nach Sonnenstand beginnt die Suche nach dem Bild bereits an der zweiten Station – Elisa Larvego's Bilder aus der Serie Peru, eigentlich einfach und leicht, aber dennoch, der Winkel und besonders das Sonnenlicht macht es aus. Yann Mingard's "Deposit" fügt sich unbemerkt in die Landschaft ein – wenn man nicht weiss, dass etwas kommt, verpasst man das Bild in grün in der (noch) sattgrünen Landschaft. Sun Day und Dead End von Julien Heimann überrascht mit einer skurrilen Art von Bildern, die auf den Höhen des Mont Soleil scheinbar fehl am Platz sind – die "fliegenden Fische" machen alles wett und werden jedem ein Schmunzeln, vielleicht auch ein Kopfschütteln schenken – unbedingt einen zweiten Blick wagen und erst dann weiter gehen.

Aus der Serie "Perou" | Elisa Larvego

Aus der Serie "Perou" | Elisa Larvego

Deposit, Haras national d'avenches, Suisse | Yann Mingard

Deposit, Haras national d'avenches, Suisse | Yann Mingard

Aus den Serien "sun day" und "dead end" | Julien Heimann

Aus den Serien "sun day" und "dead end" | Julien Heimann

"erased photograph" | Martin Widmer

"erased photograph" | Martin Widmer

Martin Widmer fordert für sein "erased  Photograph" ein gutes Auge und etwas Geduld. Geduld und das Suchen nach dem richtigen Winkel zahlt sich aus, wobei ein anderes Material für die Aufnahme wahrscheinlich hilfreicher gewesen wäre. "Si le loup y était" oder wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen von Virgine Otth steht am perfekten Ort und verlangt nach den Fähigkeiten eines Jägers, um die leuchtenden Augen des Wolfes zu entdecken. Ein wunderbar skurriler Anblick und ein Kuss wird nicht ausreichen Yogi von Thomas Flechtner zu einem Prinzen zu machen…

Yogi | Thomas Flechtner

Yogi | Thomas Flechtner

"si le loup y était" | Virginie Otth

"si le loup y était" | Virginie Otth

Die zu transparenten Bilder von Matthieu Gafsou, der zur Zeit auch in Arles zu sehen ist, gehen in der Landschaft völlig unter. Mit dem hellen Sonnensommerlicht, gibt man die Suche nach dem richtigen Winkel wahrscheinlich viel zu schnell auf. Die Madonna und all die anderen Bilder haben kaum eine Wirkung in der Landschaft. "Form Flows I-II" von Stéphanie Gygax bringen einen intensiven, roten Farbtupfer in die Landschaft und lässt einem ohne Erklärung völlig in der Luft hängen.

Form flows I - II | Stéphanie Gygax

Form flows I - II | Stéphanie Gygax

Wenn nicht gerade ein paar Jungs Ball spielen, hört man wohl das Meeresrauschen mit Blick auf Rudolf Steiner's "Blue Movie". Auch "Track" von Michal Florence Schorro erfordert ein genaues Hinsehen – ohne das, keine Chance die Tracks zu sehen. Hier muss man sich Zeit nehmen und immer wieder hinschauen aus verschiedenen Winkeln. Für Berggänger wird "Passage" von Yannic Bartolozzi ein normaler Anblick sein und kaum etwas abverlangen – für alle andern – genaues Hinsehen macht Sinn. Man entdeckt in der Passage viele Wege…

Track, Bow, Way | Michal Florence Schorro

Track, Bow, Way | Michal Florence Schorro

"Passage" aus der Serie "Les Chaux et Ciment" | Yannic Bartolozzi

"Passage" aus der Serie "Les Chaux et Ciment" | Yannic Bartolozzi

Aus der Serie "Tenter l'invisible" | Steeve Iunker

Aus der Serie "Tenter l'invisible" | Steeve Iunker

Steve Iunker's Bilder verlangen Geduld, Winkelwechsel, wenn man am Tageslicht selbst rumschrauben könnte, dann auch das. Beide Bilder vom selben Ort zu sehen war für uns unmöglich – je nach Tageszeit oder/und Lichteinfall gibt es bestimmt eine Chance. Hier wäre sicher ein etwas weniger transparentes Material von Nöten gewesen…

Petit théâtre des vanités | Xavier Voirol

Petit théâtre des vanités | Xavier Voirol

Das "Petit Théatre des Vanités " von Xavier Voirol – absolut passend zu der Vergänglichkeit von Beeren in dieser hitzigen Zeit! Irgendwie perfekt wie sie den Weg in das Restaurant gleich neben dem  Funiculaire weisen.

Format ist noch bis 26. August auf dem Mont Soleil zu sehen.

Miryam Abebe
Als wär's ein Wunder | Klosterhotel Kreuz | Mariastein
Christina Brun

Christina Brun

Die Namensliste der Fotografinnen und Fotografen hat mich aufhorchen lassen und neugierig gemacht. Hinter den Namen verbergen sich Förderpreisträger, Gewinner des swiss photo award, Präsidenten des Fachausschusses Bildende Kunst für das Kuratorium des Kantons Solothurn. Die elektronische Einladung, die mir von einer ausstellenden Fotografin geschickt wurde, hat mich jedoch etwas abgeschreckt den Weg nach Mariastein auf mich zu nehmen…

Die Welt der verborgenen Engel | Lenka Reichelt

Die Welt der verborgenen Engel | Lenka Reichelt

Der Flyer zur Ausstellung wirkt vollgepackt und mutet etwas speziell an – das muss wohl so sein, um ein Wunder zu entdecken. Die Information zur Ausstellung von 11 Fotografinnen und Fotografen ist recht kurz gehalten:

"Wie kann in der Fotografie ein Wunder dargestellt werden? Lassen sich fotografisch "Zeichen und Wunder" einfangen?

Ist es ein Wunder, wenn ein Lichtstrahl aus einer schwarzen Wolkendecke schiesst und den einzigen Baum des Hügels erleuchtet? Ist ein Neugeborenes ein Zeichen, dass es Wunder gibt? Ist es Lourdes, ein Operationssaal oder Liebe, die ein ganzes Leben andauert? Sind es unerklärliche Formen und Zusammenhänge?

11 Fotografinnen und Fotografen aus der ganzen Schweiz haben sich auf die Suche gemacht, nach dem Ausdruck, dem Bild des ganz persönlichen Wunders."

The Promised Land | Stefania Pinsone

The Promised Land | Stefania Pinsone

Die Fragen lesen sich gut und die Erwartungshaltung steigt, insbesondere in der Kombination der Namen der Fotografinnen und Fotografen: Roshan Adhihetty (Förderpreisträger für Fotografie 2016, Kanton Solothurn, swiss photo award Gewinner Kategorie Free 2018), André Albrecht, Alfi Borer, Christina Brun (Förderpreisträgerin für Fotografie und Film 2016 Kanton Solothurn, 1th Place Youth Project Competition Switzerland 2015), Res Eichenberger, Susanne Meyer, Berthold Nathal, Bianca Ott, Stefania Pisone, Lenka Reichelt und Thomas Woodtli (Präsident Fachausschuss Bildende Kunst und Architektur, Kuratorium Kanton Solothurn).

"skoga I", "skoga II", "skoga III" | Bianca Ott

"skoga I", "skoga II", "skoga III" | Bianca Ott

Die Räumlichkeiten des Klosterhotels Kreuz scheinen mir sehr suboptimal zu sein – eine Fotografieausstellung in einem Restaurant und gar im Gang zur Toilette… Ich weiss nicht so recht, ob sich die 11, zum Teil jungen aufstrebenden und zum Teil langjährig erfahrenen Fotografinnen und Fotografen mit dieser Ausstellung einen Gefallen getan haben. Für mich hat sich der Ausflug, viel mehr der Umweg von Basel nach Hause, mit Bildern für eine Ausstellung im Kofferraum und geweckten Erinnerungen an eine Schulreise in der 3. oder 4. Klasse gelohnt. Wer unter der Woche, an einem ganz normalen Arbeitstag in Mariastein ist, wird den Park und die Ruhe geniessen…

to put something in perspective | Susanne Meyer

to put something in perspective | Susanne Meyer

Sri Lanka | Roshan Adhihetty

Sri Lanka | Roshan Adhihetty

André Albrecht

André Albrecht

Leben | Alfi Borer

Leben | Alfi Borer

Der Baum in der Mitte | Berthold Nathal

Der Baum in der Mitte | Berthold Nathal

Wunder der Sonne | Thomas Woodtli

Wunder der Sonne | Thomas Woodtli

Sammelobjekte: Burgeis | Res Eichenberger

Sammelobjekte: Burgeis | Res Eichenberger

Die Ausstellung dauert noch bis zum 31. Oktober 2018.

Miryam Abebe
Diary – Lina Scheynius
London Spring 2016 | Lina Scheynius

London Spring 2016 | Lina Scheynius

Im Newsroom der Christophe Guye Galerie habe ich ein paar Bilder der schwedischen Fotografin Lina Scheynius entdeckt und war erfreut die Bilder auch einmal an einer Wand zu sehen und nicht nur via Instagram.

Me in London Winter 2015 | Lina Scheynius

Me in London Winter 2015 | Lina Scheynius

Mit der Serie Diary lässt Lina Scheynius einen Blick auf intimste Momente zu und weckt Erinnerungen an die Zeit oder an die Momente, in denen man selbst einen Tagebucheintrag geschrieben hat und gehofft hat, dass keiner es findet. Mit ihrem visuellen Tagebuch geht sie freizügig um – so wie der momentane Zeitgeist gerade ist.

Lina Scheynius

Lina Scheynius

Die Bilder strahlen eine Sinnlichkeit aus und regen die Phantasie an – ein Film voller knisternder, erotischer Momente beginnt vor dem inneren Auge zu laufen.

Amanda in London 2016 | Lina Scheynius

Amanda in London 2016 | Lina Scheynius

Lina Scheynius (*1981) ist im schwedischen Vänersborg aufgewachsen. Zur Zeit lebt und arbeitet sie in London. Sie ist autodidaktische Fotografin. Ihre Arbeiten wurden bereits in verschiedenen Einzel- und Gruppenausstellungen (Christophe Guye Galerie in Zürich, MELK Gallery in Oslo, Deichtorhallen in Hamburg, The Winter Gallery in Toronto und anderen) präsentiert.

Lina Scheynius

Lina Scheynius

Wer mehr von Lina Scheynius sehen möchte, sollte ihr auf Instagram folgen.

Miryam Abebe
Junge Talente der Fotografie
Scherzo. Molto allegro quasi presto | ©Lisa Lurati

Scherzo. Molto allegro quasi presto | ©Lisa Lurati

Der vfg Nachwuchsförderpreis für Fotografie (gegründet 1996) ist ein jährlich von der Vereinigung fotografischer Gestalterinnen und Gestalter (vfg) ausgeschriebener Wettbewerb, der für junge in der Schweiz lebenden Nachwuchsfotografinnen und Fotografen als Sprungbrett, Motivator und Reflextionsplattform dient.

Die Bilder und Konzepte der zehn herausragenden Arbeiten werden in vier Ausstellungen in der Schweiz und Deutschland und mehreren Projektionen einem interessierten Publikum vorgestellt.

Die Arbeiten werden zudem zu dokumentarischen Zwecken in einer Publikation und einem Online-Archiv mit Kommentaren der Jury vorgestellt und geben einen spannenden Einblick in das aktuelle Schaffen der jungen Schweizer Fotografie.

Die Jury wird für jeden Jahrgang neu ausgewählt. Die Mitglieder der Jury für den Wettbewerb 2018 wurden paritätisch aus Frauen und Männern, aus dem Inn- und Ausland und allen Bereichen der Fotografie zusammengestellt:

Carolle Benitah, Fotografin, Marseille
Daniel Blochwitz, Kurator, Zürich
Thomas Elsen, Kurator der Kunstsammlung Augsburg
Alexandre Jaquemet, Fotograf, Erlach
Sandra Kennel, Fotografin, Zürich

Cabbage and corn, hope and sorrow | © Alexandra Baumgartner

Cabbage and corn, hope and sorrow | © Alexandra Baumgartner

Alexandra Baumgartner aus Luzern mit "Cabbage and corn, hope and sorrow"

Hola Mi Amol | © Karla Hiraldo Voleau

Hola Mi Amol | © Karla Hiraldo Voleau

Karla Hiraldo Voleau aus Lausanne mit "Hola Mi Amol"

Sagen aus Uri, 2018 | © Christian Indergand

Sagen aus Uri, 2018 | © Christian Indergand

Christian Indergand aus Silenen mit "Sagen aus Uri, 2018"

Y-Kipcorn | © Ernst Kehrli

Y-Kipcorn | © Ernst Kehrli

Ernst Kehrli aus Luzern mit "Y-Kipcorn"

By God's Grace - Portraits | ©Jonathan Liechti

By God's Grace - Portraits | ©Jonathan Liechti

Jonathan Liechti aus Bern mit "By God's Grace" Portraits"

Scherzo. Molto allegro quasi presto | © Lisa Lurati

Scherzo. Molto allegro quasi presto | © Lisa Lurati

Lisa Lurati aus Lugaggia mit "Scherzo. Molto allegro quasi presto"

Abseits von Philia | © Fabienne Spiller

Abseits von Philia | © Fabienne Spiller

Fabienne Spiller aus Schaffhausen mit "Abseits von Philia"

Besetzt - Warten - Eintreten | © Aissa Tripodi

Besetzt - Warten - Eintreten | © Aissa Tripodi

Aissa Tripodi aus Basel mit "Besetzt – Warten – Eintreten"

Cava | © Fred Walter Uhlig

Cava | © Fred Walter Uhlig

Fred Walter Uhlig aus Basel mit "Cava"

Cutis | © Simon von Gunten

Cutis | © Simon von Gunten

Simon von Gunten aus Solothurn mit "Cutis"

Die Preisverleihung findet am 6. September in der Photobastei in Zürich statt.

Ausstellungen
6. September – 14. Oktober 2018 | Photobastei | Zürich
1. – 16. November 2018 | Galerie l'Elac | Lausanne
22. November – 8. Dezember 2018 | Oslo 8 | Basel
März 2019 | Uno Art Space | Stuttgart

Miryam Abebe
Cristina Kahlo | BelleVue
Zapatos Lulu aus "Tiempo de Danzón" | © Cristina Kahlo 

Zapatos Lulu aus "Tiempo de Danzón" | © Cristina Kahlo 

Während der Art Basel findet man abseits der grossen Massen und des Trubels kleine Oasen, in denen man sich mit den Künstlerinnen und Künstlern austauschen kann – so geschehen im BelleVue beim Erasmusplatz.

Wenn man Glück hat führt Cristina Kahlo gleich selbst durch die Ausstellung und erzählt mit leuchtenden Augen über ihre Arbeit und was ihr am Herzen liegt. Und um es gleich vorweg zu nehmen: Ja, sie hat etwas mit Frida Kahlo zu tun. Frida Kahlo ist ihre Grosstante. Im BelleVue kann man ein breites Spektrum der Arbeiten von Cristina Kahlo sehen.

Piedras aus "Posthispánico Mexico" | © Cristina Kahlo

Piedras aus "Posthispánico Mexico" | © Cristina Kahlo

In der Serie "Posthispánico Mexico" stellt sie eine fiktive Verbindung des gegenwärtigen Lebens zur alten indigenen mittelamerikanischen Kultur her, in dem sie mit Hilfe von Triptychen das Heute mit dem Gestern verbindet. Elemente wie Armbänder, Knoten, Verzierungen werden in verschiedenen Zusammenhängen gezeigt. In den Objekten von Gestern sind diese fest eingeschlossen. Im Heute aber sind sie beweglich, ob es sich nun um Schmuck, Objekte aus Metall oder Schnur handelt. Anmut und Vergleich spielt im fotografischen Werk von Cristina Kahlo eine wichtige Rolle.

Saltillo aus "Tiempo de Reflexión" | © Cristina Kahlo

Saltillo aus "Tiempo de Reflexión" | © Cristina Kahlo

In "Tiempo de Reflexión" wird die Künstlerin zur Reporterin indem sie mexikanische Kinder in prekären humanitären Situationen proträtiert. Aufgrund der Nähe werden die Kinder ermuntert das Bild mitzugestalten und so Momente ihrer Realität festzuhalten. Beim Betrachten der Bilder spürt man die Nähe und das gegenseitige Vertrauen.

unbenannt-145205.jpg

"Tiempo de Danzón" – der aus Kube importierte Paartanz ist in Mexiko allgegenwärtig und spielt für viele Menschen eine zentrale Rolle. In eindrücklicher Weise überträgt Cristina Kahlo das Spiel des Danzón – Stillstand und Bewegung – in Bilder, in denen sie den Blick auf Details lenkt.

Anahuacalli aus "Posthispánico Mexico" | © Cristina Kahlo

Anahuacalli aus "Posthispánico Mexico" | © Cristina Kahlo

Cristina Kahlo lebt und arbeitet in Mexico City. Als freie Kuratorin im Bereich der Fotografie arbeitete sie mit verschiedenen Museen (Martin-Gropius-Bau in Berlin, Kunstforum Wien, Palazzo Ducale in Genua und anderen) zusammen. Ihre fotografischen Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellung (Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Galerie Bode in Karlsruhe, Haus am Kleistpark in Berlin und anderen) ausgestellt.

Die Ausstellung im BelleVue Basel dauert noch bis 24. Juni 2018.

Miryam Abebe
Vielschichtig – Elena Parris
Praha

Praha

"Alle wollen wir doch sinnlich und charismatisch sein, aber viele Menschen können das nicht ausdrücken. Ich weiss nicht, ob mir das gelingt." (Elena Parris)

Mit der Werkserie "vielschichtig" bleibt sich Elena Parris treu und bricht dennoch aus. Sie sucht für sich nach einer neuen Bildsprache und will die Grenzen der Fotografie aufbrechen. Nicht "nur" einen Augenblick festhalten, oder das reine Abbild dessen zeigen, viel mehr will sie die Vielschichtigkeit und Verschiedenheit des "Mensch-seins" thematisieren und das Bildergebnis zu einer komplexen Angelegenheit werden lassen. Mit dem Übereinanderlegen mehrerer Bilder führt sie verschiedene Zeiten und/oder Momente zusammen, welche eine eigene Individualität ergeben. Elena Parris lässt sich in einer Prager Bar von hängenden Gläsern, von seidenen Blütenstoffen, feinem florentinischem Gobelin und Landschaften inspirieren. Sie schiebt auch Souvenirläden, Häuserfronten oder demonstrierende Menschengruppen in den Hintergrund – oder doch in den Vordergrund? – um damit die Vielschichtigkeit einer Identität zu unterstreichen.

where are you from?

where are you from?

Elena Parris erweitert mit dieser Arbeit ihr künstlerisch-ästhetisches Repertoire und verlässt für sie bekannte Wege in der Fotografie. So möchte sie sich vom Herkömmlichen und Allgemeinen trennen und neue Prozesse in Gang setzen. Der Wunsch nach Illusion in der Wahrhaftigkeit, nach Wahrhaftigkeit in der Illusion verdrängt ein Stück weit die Lust nach Provokation. Provokation, die viel mehr ein Ausdruck von Erlebtem und ein Versuch des Ausdrucks war/ist. Der Wunsch die Betrachterin und den Betrachter zum genauen Hinschauen zu bewegen bleibt.

Nina

Nina

Elena Parris ist in Luzern geboren und aufgewachsen. Um sich gänzlich ihrer grössten Passion – der Fotografie – zu widmen, hängte sie das Architekturstudium an den Nagel. Sie studierte an der Universität der Künste (UdK) Berlin bildende Kunst. Sie arbeitete an der Seite von verschiedenen namhaften Fotografen unterschiedlichster Genres. Ihre Werke wurden mehrfach in Ausstellungen und Messen (Art Zürich, Galerie Achtzig Berlin, the Gallery Steiner Wien und anderen) präsentiert.

when she was 31

when she was 31

Eine Auswahl der Werkserie "vielschichtig" ist bis am 29. Juni 2018 im Kunstraum 30 in Luzern zu sehen.

Miryam Abebe
photo basel 2018
pb-logo-black_quadro_w1075_h1075_300dpi.jpg

Vom 12. – 17. Juni 2018 – zeitgleich zur Art Basel – findet im Volkshaus die photo basel, die erste und bislang einzige Kunstmesse für Fotografie statt. 35 Aussteller aus 13 Ländern wie Belgien, Frankreich, Italien, Portugal und Japan präsentieren über 350 Werke von rund 100 Künstlerinnen und Künstlern.

The Mouth of Krishna | Albarrán Cabrera | Bildhalle

The Mouth of Krishna | Albarrán Cabrera | Bildhalle

In Zusammenarbeit mit Daniel Blochwitz hat der curatorial circle der photo basel die Auswahl und die Betreuung der Aussteller vorgenommen und die Sonderausstellung und das Rahmenprogramm gestaltet. Im curatorial circle der photo basel sind Dr. Felix Ackermann (Sammler, Basel), Ben Füglister (Art Director des CAP Prize und des IAF Basel – Festival für zeitgenössische Kunst und Assistant Editor bei Europen Photography, Berlin), Sueraya Shaheen (Photo Editor bei Tribe Magazine, Dubai), Anastasia Lepikhova (freie Kuratorin, Moskau), Dr. Heinz Stahlhut (Sammlungskonservator Kunstmuseum Luzern, Luzern) und Véronique Prugnaud (Publikationsleiterin von The Eyes Magazine, Paris).

Leonard FreedPolitical Meeting, Harlem, New York 1963 | © Esther Woerdehoff Galerie

Leonard Freed
Political Meeting, Harlem, New York 1963 | © Esther Woerdehoff Galerie

Eine kuratierte Sonderausstellung mit dem Titel "Pivotal Moments" präsentiert ausgewählte Vintage Prints der ausstellenden Galerien. Pivotal Moments sind bedeutende Ereignisse, die oft durch historische oder kulturelle Veränderungen definiert sind. Mit dieser Sonderausstellung will photo basel mit herausragenden Prints vermitteln, aufklären, erinnern aber auch verblüffen.

Sara Moon

Sara Moon

photo basel conversations in der Volkshaus Bar
Mittwoch, 13. Juni, 19:30 Uhr
(nach der Sondervorstellung von "Shadow Thieves" im kult.kino)
Felix von Muralt (Direktor, Autor)
Paul Riniker (Produzent)
Thomas Kern (portraitierter Fotograf)
Maurice Weiss (portraitierter Fotograf)
Hans Peter Riegel (Fotograf, Autor)
Koni Nordmann (Fotograf, Verleger)

Donnerstag, 14. Juni, 16.30 Uhr
Thomas Dworzak (Präsident von Magnum, vertreten durch °CLAIRbyKahn)
Moderation: Ben Füglister

Freitag, 15. Juni, 16.30 Uhr – Frauen in der Kunstszene
Sarah Girard (Direktorin Bieler Fototage)
Valérie Fougeirol (freie Kuratorin)
Anna Patricia Kahn (Direktorin °CLAIRbyKahn)
Judith Peyrat (Direktorin Baudoin Lebon Galerie, Paris)
Fiona Sweet (Direktorin Ballarat, Internationale Foto Biennale Australien)
Moderation: Ben Füglister

Orientalism and Reverse 2017 | Tatiana Macedo | Carlos Carvalho Arte Contemporanea

Orientalism and Reverse 2017 | Tatiana Macedo | Carlos Carvalho Arte Contemporanea

ALPA AWARD
In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Kamerahersteller ALPA® sowie einem Privatsammler aus Zürich führt photo basel einen neuen Kauf-Award für den besten Künstler der photo basel ein. Eine kleine Jury wird jedes Jahr einen Künstler aus allen künstlerischen Positionen der Stände der ausstellenden Galerien auswählen. Der Gewinner des ALPA AWARD wird in der Woche der photo basel bekannt gegeben, ebenso die Arbeit, die der private Sammler von der Galerie erworben hat. Zusätzlich vergibt ALPA® einen Geldpreis oder ein ALPA® Kamerasystem an den Gewinner.

PP – Aperture Foundation PhotoBook Awards
Während der Messe wird der PP - Aperture Foundation PhotoBook Awards auszurichten. Die 35 Bücher der Shortlist aus den Kategorien Fotobuch des Jahres, erstes Fotobuch und Katalog des Jahres werden ebenfalls ausgestellt sein.

CAP Prize – Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner
Der CAP Prize – der Internationale Preis für zeitgenössische afrikanische Fotografie, wird jährlich an fünf herausragende Fotografen verliehen. Der CAP-Preis richtet sich an Fotografen, die sich mit dem afrikanischen Kontinent und/oder seiner Diaspora beschäftigen.

Miryam Abebe
Edition POPCAP
Bild: Léonard Pongo

Bild: Léonard Pongo

Die Edition POPCAP ist eine limitierte Fotografieedition einer Auswahl an Werken von Preisträgerinnen und Preisträgern des CAP Prize – The contemporary african Photography Prize.

Zur Zeit präsentiert die Edition POPCAP Werke von Guillaume Bonn (FR), Filipe Branquinho (MOZ), Ilan Godrey (ZA), Tahir Carl Karmali (KEN), Dillon Marsh (ZA), Paolo Patrizi (IT), Léonard Pongo (BE), Zied Ben Romdhane (TUN), Romaric Tisserand (FR), Graeme Williams (ZA), Nabil Boutros (FR), Julia Runge (DE) und Thom Pierce (ZA).

Der CAP-Preis für zeitgenössische afrikanische Fotografie wurde 2012 von Benjamin Füglister ins Leben gerufen und wird jährlich an Fotografinnen und Fotografen verliehen, deren Arbeiten entweder in Afrika entstanden sind oder sich mit einer Diaspora eines afrikanischen Landes beschäftigen.

Die Bilder der Edition POPCAP können online bei Edition POPCAP oder während Ausstellungen – wie zum Beispiel der Ausstellung "Zeitgenössische afrikanische Fotografie: Portraitfotografie aus der Edition POPCAP" in der Pop up Galerie ad hoc foto in Solothurn – erworben werden.

Bild: Tahir Carl Karmali

Bild: Tahir Carl Karmali

Nabil Boutros (*1954 in Kairo) lebt in Paris (Frankreich)
"(All) Egyptians": Das Erscheinungsbild, die Kleider einer Person, vermitteln ihre Identität oder ihre Art zu denken, es sind Behauptungen, die eine bestimmten sozialen Umgang erlauben. Ein perfektes Erscheinungsbild ist weniger eine Tatsache als reine Kommunikation. Wie weit können wir dem Bild trauen? Ich habe in den letzten Jahren beobachtet, dass viele Ägypter ihr Erscheinungsbild drastisch und verhältnismässig rasch veränderten und gleichzeitig auch ihren sozialen Umgang anpassten. Was können wir daraus folgern? Dass jeder viele Gesichter hat? Dass die Kleidung den Mann macht? Ich begann mit diesem Projekt im Februar 2010. Ich mimte mein Gesicht unterschiedlich, kämmte und färbte meine Haare unterschiedlich; ich rasierte meinen Bart und schnitt meine Haare in unterschiedlichen Stadien. Dies alles über den Zeitraum von einem Jahr um unterschiedliche Charaktere Ägyptischer Männer zu verkörpern. Die Serie war 2010 in Kairo ausgestellt als bei einer Bombenattacke in Alexandria 21 Menschen ums Leben kamen. Wir nahmen dies zum Anlass, ein Protestposter mit den Bildern zu kreieren mit der Überschrift All Egyptians. Zehn Tage später begann die Revolution. Während der Sitz-ins auf dem Tahrir Platz hielten Aktivisten Poster mit All Egyptians als Symbol von Einigkeit.

Tahir Carl Karmali (*1987 in Kenia), lebt in New York (USA)
Jua Kali ist Suaheli und bedeutet "Glühende Sonne". Der Begriff ist eine traditionelle Bezeichnung für die inoffiziellen Arbeiter, welche tagaus tagein unter der heissen Sonne Arbeiteten. Heute wird der Begriff in Bezug auf Kenias Schattenwirtschaft verwendet, der einen entscheidenden Teil von Kenias Wirtschaft ausmacht; heute ist es der "Jua-Kali"-Sektor, der die Stadt Nairobi antreibt. Die Serie steht für die Reise des Handwerkers auf seinem Weg der Selbstfindung, ausgehend von der ungezwungenen Disposition seiner Lebenserfahrungen hin zur Schaffung eines bewussten Selbstbildes. Der Jua-Kali-Sektor gründet sich auf dem anpassungsfähigen Charakter und der Beständigkeit der Jua-Kali-Arbeiter, die häufig lokal verfügbare recycelte oder gefundene Objekte verwenden, um ihre eigenen Kreationen daraus zu entwickeln. Jedes Portrait beschreibt eine Persönlichkeit, die ein surreales Selbstbild geschaffen hat, um es in Nairobis Jua-Kali-Welt einzupassen.

Bild: Paolo Patrizi

Bild: Paolo Patrizi

Paolo Patrizi (*1965 in Rom) lebt in Rom (Italien)
"A Disquieting Intimacy": Das Phänomen ausländischer Frauen, welche Italiens Strassenseiten zieren, ist zu einer Normalität im italienischen Alltag geworden. Diese Frauen arbeiten unter unmenschlichen Bedingungen; sie werden auf die Strasse geschickt ohne Hoffnung je ihren Aufenthaltsstatus geregelt zu bekommen und können daher leicht in die Fänge krimineller Netzwerke gelangen. Viele von ihnen sind Afrikanerinnen, welche als Prostituierte arbeiten, um Geld an ihre Familien schicken zu können. Für fast zwanzig Jahre gehen Frauen aus Benin Stadt – Ein Ort im Staat Edo, im südlichen Zentralnigeria – nach Italien um im Sexgewerbe zu arbeiten. Die erfolgreichen unter ihnen haben seither jüngere Nachfolgerinnen rekrutiert. Ihren Familien eine bessere Zukunft zu bieten, ist die Hauptmotivation für die Emigration durch Schleppernetzwerke aber auch auf eigene Faust. Im Ausland zu Arbeiten wird als beste Strategie der Armut zu entkommen gesehen. Der Erfolg vieler Italos, wie die Frauen genannt werden, ist offensichtlich in Edo. Diese Art der Prostitution wurde zum völlig akzeptierten Gewerbe und die Legenden um den Erfolg der Frauen machen den Kampf gegen die Schlepperbanden umso schwieriger.

Léonard Pongo (*1988 in Liège) lebt in Brüssel (Belgien)
The Uncanny - Das Unheimliche ist ein dokumentarisches Projekt, welches in der Demokratischen Republik Kongo in den Provinzen von Kinshasa, Niederkongo, Bandundu, Kasaï und Katanga entstand. Das Projekt begann zur Zeit der Wahlen im Herbst 2011 und wurde durch die Begleitung von Familienmitgliedern, politischen Persönlichkeiten, Religionsführern und lokaler Fernsehsender umgesetzt. Ziel des Projekts war es, die lebensbestimmenden Ereignisse der Bevölkerung zu dokumentieren und zu versuchen, die kongolesische Gesellschaft zu verstehen und ein Stück der eigenen Identität des Künstlers wiederzuentdecken. Die Geschichte zeigt eine Sicht auf das Land, die sich aus innerer Erfahrung schöpft. Das Projekt versucht das tägliche Leben im Kongo zu dokumentieren und zeigt die kollateralen Auswirkungen des Krieges anstelle der offensichtlichen Schäden. Léonard Pongos Bedürfnis, das Land mit anderen Augen zu sehen, ausserhalb der so oft dargestellten Krisen, kombiniert mit der Offenheit der Menschen, die intimsten Momente mit ihm zu teilen, und seinem Willen, als Teil deren Lebens akzeptiert zu werden, ermöglichten ihm, sein Land sehr intim und subjektiv darzustellen.

Bild: Romaric Tisserand

Bild: Romaric Tisserand

Romaric Tisserand (*1974 in Toulouse), lebt in Pairs (Frankreich)

ULTRAMAR (EMPIRE TRAVEL CLUB)
Ohne Bild, kein Ereignis.
Ohne Ereignis, keine Geschichte.
Ohne Geschichte, keine Zukunft.

Ultramar (Empire Travel Club) ist ein umfassendes Archiv von 166 Portraits, die auf sechs Rollen Schwarzweiss-Silbergelatine-Negative zurückgehen, welche 2001 in Lissabon im Strassenpflaster eines Gehwegs gefunden wurden. Die Abzüge offenbaren einen Blick auf Portraits junger Afrikaner und Soldaten aus einer anderen Zeit. Die Fotostrecke entführt das Publikum in ein Reisebüro eines Reiches der Vergangenheit. Die Bilderwelt lässt die auf den Fotografien dargestellten Reiseziele geistig wieder aufleben: Sie zeichnet das intime Tagebuch des unbekannten Soldaten nach, vereinigt tausend einzelne Leben zu einer kollektiven Erinnerung, vermischt Vergangenheit und Gegenwart, entwirft die Zukunft und bringt die Geschichte in einen Rahmen.

Bild: Graeme Williams

Bild: Graeme Williams

Graeme Williams (*1961 in Kapstadt) lebt in Johannesburg
"On the other Side": Seit den ersten demokratischen Wahlen 1994, befindet sich Südafrika im Wandel, wobei sich im Verlauf der Jahre Realitäten und Herausforderungen einer sich entwickelnden Nation gezeigt haben. Es bleibt eine schwierige Gleichgewichtsübung die die Bedürfnisse und Nöte einer relativ neuen demokratischen Befreiung mit der geerbten Apartheid-Vergangenheit auszubalancieren. Zurzeit besteht eine ungute Spannung, da die soziale und physische Landschaft Südafrikas weiter auseinanderdriften. Dieser Zustand wird von der Mischung von realen und gefühlten Gegensätzen aufrechtgehalten: Gegenwart und Vergangenheit, Wohlstand und Armut, Schwarz und Weiss, Macht und Ohnmacht. On the Other Side richtet sich auf das Isolierte, indem Facetten des täglichen Lebens im Land erzählt werden, mit dem Bestreben die Komplexität und die fragmentierte Natur des Transformierungsprozesses widerzuspiegeln. Die Fotografien betonen beides, den Wandel und das Fehlen an Veränderung. Die Arbeit ist als Kommentar zu der verflochtenen Beziehung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und einer ungewissen Zukunft zu verstehen.

Die Portaitfotografien der Edition POPCAP sind vom 7. Juni – 17. Juni 2018 in der Pop up Galerie ad hoc foto in Solothurn zu sehen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des CAP Prize 2018 werden am 13. Juni 2018, 17 Uhr im Volkshaus Basel während der photo basel bekannt gegeben und während dem IAF – Festival für zeitgenössische Kunst in einer openair Ausstellung auf dem Theaterplatz in Basel zu sehen sein.

Miryam Abebe
Vers la Lumière – Sabine Weiss | ArteF Galerie für Kunstfotografie | Zürich
31 décembre, Pairs, 1954

31 décembre, Pairs, 1954

Die letzten Ausstellungen hatte ich leider nicht mitbekommen oder konnte aus verschiedenen Gründen nicht hin, deshalb freut es mich nun umso mehr, dass ich in der ArteF Galerie in Zürich die Gelegenheit hatte ein paar Bilder von Sabine Weiss zu sehen und mich auf eine ganz besondere Art und Weise berühren zu lassen. Vielleicht geht es anderen wie mir und sie erinnern sich an besondere Momente… 

unbenannt-153754.jpg
unbenannt-153733.jpg

In "vers la lumiére" sind Klassiker von Sabine Weiss zu sehen, die beinahe jedes Kind kennt zumindest ab einem gewissen Jahrgang. "Porte de Vanves, 1952", "31 décembre, Paris, 1954", "Grèce, 1960" und einige andere. 

Sabine Weiss (*1924 in Saint-Gingolph). Das Handwerk der Fotografie hat sie bei Paul Boissonnas in Genève gelernt. Sie hat für zahlreiche Magazine und Zeitungen (The New York Times Magazine, Arts, Life, Die Woche, Du und anderen) gearbeitet. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen (Galerie Hilaneh von Kories, Berlin, Galerie Les Douches, Paris, Phtotobastei in Zürich, Galerie Detaille, Marseille, Galerie Guillaume, Paris, Galerie Camera obscura, Paris und anderen) gezeigt. 

Porte de Vanves, 1952

Porte de Vanves, 1952

Die Ausstellung "Vers la Lumière" in der ArteF Galerie für Kunstfotografie ist noch bis 30 Juni 2018 zu sehen. 

2 CV sous la pluie, Paris, 1957

2 CV sous la pluie, Paris, 1957

Weitere Ausstellung
FEMMES ET EFANANTS D'ABORD! Während des Festival  "Bretagne, terre de photographes" in den Ausstellungen "des enfants" und "la Bretagne des années 50" vom 2. – 24. Juni 2018 in Dol-de-Bretagne

Sabine Weiss: Les villes, la rue, l'autre vom 20. Juni – 15 Oktober 2018 im Centre Pompidou in Paris

Miryam Abebe
Augenblicke – Kristin Wirthensohn
unbenannt-112312.jpg

Wer im Moment einen wichtigen Termin bei der Regiobank hat wird möglicherweise in die Räume des Privatbanking-Bereichs geführt – ist das nicht der Fall, sollte man sich an Kristin Wirthensohn wenden und mit ihr zusammen durch die Besprechungszimmer gehen und sich von den Bildern die alltäglichen Augenblicke vor Augen führen lassen.

unbenannt-111334.jpg
unbenannt-111305.jpg

Im Gespräch erklärt sie, dass die Bilder eigentlich nichts besonders sind – nur den Alltag abbilden. Sie stellt die Fotografien – meistens in Postkartengrösse – Kompositionen des Alltags, eines Augenblicks zusammen. Im Eingangsbereich, für Kunden und Kundinnen ist es zumindest der Eingangsbereich, hängt eine Dreier-Serie eines Rosenbeets. Steht man vor den Bildern kann man den Rosenduft riechen. Eine Angestellte habe ihr erzählt, dass die Rosenbilder ein schöner Abschiedsgruss vom Büroalltag seien.

unbenannt-110803.jpg

Es sind einige Wände, die Kristin Wirthensohn bespielen konnte und ihre Arbeiten präsentieren kann. Natürlich hätte sie es lieber, wenn ihre Moosbilder, Robinienbilder, Licht- und Lampenbilder oder das Wasserspiel, das sie in Genua aufgenommen hat für mehr Menschen zugänglich wären. Aber ihr geht es wie vielen anderen Kunstschaffenden – es fehlt an Ausstellungsmöglichkeiten.

unbenannt-110739.jpg

Ihre Fotokompositionen erarbeitet sie vom ersten Augenblick bis zum Schluss alleine. Sie fotografiert Alltägliches oder eben Augenblicke, druckt und zieht die Bilder selbst auf Plexiglas auf. Nicht, dass ihr der ganze Arbeitsprozess und die Handarbeit wichtig wäre – nein, sie sagt, dass Alltägliches nichts Besonderes sei und dass man diesem dementsprechend auch nicht so viel Aufmerksamkeit schenken müsse/solle. Ich bin jedoch der Meinung, dass auch Alltägliches, Gewöhnliches eben doch Speziell sein kann.

unbenannt-111620.jpg

Kristin Wirthensohn (*1954) ist in Solothurn geboren, wo sie heute noch lebt und arbeitet. Die gelernte Kindergärtnerin beschäftigt sich seit 1969 mit schwarz/weiss Fotografie, seit 1990 setzt sie sich mit Digitalfotografie auseinander und entwickelte in dieser Zeit ihre Bildsprache zu den heutigen Fotokompositionen. Ihre Arbeiten wurden in Einzel- und Gruppenausstellung gezeigt.

unbenannt-111021.jpg

Am 17. Mai 2018 zwischen 17.30 und 19.30 Uhr findet eine öffentliche Besichtigung der Ausstellung statt.

Weitere Arbeiten von Kristin Wirthensohn kann man ab 23. Juni 2018 in der Gruppenausstellung "kunstgewächse" in der Galerie art333 in Wädenswil sehen.

Miryam Abebe
Sub Rosa – Cécile Wick | Kunsthaus Grenchen
Cécile Wick, Mohn 2, 2017, Offsetlithographie, 69 x 93 cm. © Cécile Wick

Cécile Wick, Mohn 2, 2017, Offsetlithographie, 69 x 93 cm. © Cécile Wick

Sub Rosa – nahe der Rose eine subtile und poetische Auseinandersetzung mit Farbe, Licht und Schatten.

Cécile Wick fordert die Besuchenden auf genau hinzusehen und inne zu halten, um die filigranen Wandlithographien wahrzunehmen. Es sind Kompositionen aus kleinformatigen Drucken, deren Ursprung eine Fotografie oder Zeichnung ist. Mit dem Zürcher Steindrucker Thomi Wolfensberger hat sie eigens für diese Ausstellung ein neues Druckverfahren entwickelt, das die Ausdrucksmöglichkeit des Mediums erweitert. Die enge Verbindung von Farbe und Wand lassen die Bilder zwischen Erscheinen und Verschwinden hin und her pendeln. Die Grenzen zwischen gezeichnetem und fotografiertem Bild verschwimmen.

unbenannt-5215.jpg

Cécile Wick setzt Licht und Schatten in vielfältiger Art und Weise ein. Sie nützt Gegenlicht und überblendet Bäume und Baumkronen, um die Konturen zu verwischen oder Blütenblätter von Mohnblumen semitransparent erscheinen zu lassen.

Neben den fotografischen und druckgrafischen Arbeiten sind auch Tuschzeichnungen zu sehen, von denen einige zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden.

unbenannt-5220.jpg

Cécile Wick (*1954) ist in Muri (AG) geboren und lebt und arbeitet in Zürich. Sie ist Künstlerin, Fotografin und Professorin für Fotografie an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich. In den 70er Jahren studierte sie Kunstgeschichte, Literatur und Theater an den Universitäten Zürich und Paris. Ihre Arbeiten wurden in verschiedenen Ausstellungen (Kunsthalle Winterthur, Galerie Luciano Fascati in Chur, Kunstmuseum Bern und andere) gezeigt. Werkbeiträge und Stipendien ermöglichten längere Studienaufenthalte in New York, Paris, Rom und Kairo. 2003 wurde sie mit dem Kunstpreis des Kantons Zürich geehrt.

Cécile Wick, Garten II, 2008, Lithographie, 70 x 100 cm. © Cécile Wick

Cécile Wick, Garten II, 2008, Lithographie, 70 x 100 cm. © Cécile Wick

Die Ausstellung sub Rosa im Kunsthaus Grenchen dauert bis 17. Juni 2018.

Miryam Abebe
Flowers II | Galerie Béatrice Brunner
unbenannt-162808.jpg

Wer nicht nur draussen in der Natur in den Frühling eintauchen möchte, kann dies nun auch in der Galerie Béatrice Brunner. Mit der Gruppenausstellung Flowers II vereint sie verschiedene Richtungen der bildenden und der skulpturalen Kunst. Was liegt näher eine Blumenausstellung mit (Glas)Vasen zu kombinieren? Sie zeigt nicht nur die zarten Knospen in Form von Fotografien und frisch geschnittenen Zweigen, eine üppige Blütenpracht auf Leinwänden und in Vasen arrangierten Bouquets, sondern auch eine Videoinstallation, die die Vergänglichkeit eines Strausses von Sonnenblumen vor Augen führt.

unbenannt-162728.jpg

Es ist eine wohltuende Kombination von Fotografie und Malerei in einer frühlingshaften, luftigen Präsentation. Perfekter Ausgangsort für einen gemütlichen Stadtbummel und ein Apéro in der Frühlingssonne.

unbenannt-162748.jpg

Elisabeth Zahnd lebt und arbeitet in Bern und Salvador da Bahia (Brasilien). Ihre Arbeiten wurden waren in zahlreichen Ausstellungen (Kunsthalle Bern, Kunsthaus Langenthal, Kunsthalle Winterthur, Centro Cultural João Pessoa Brasilien und anderen) zu sehen. Zudem wurde sie mehrfach mit dem Werkbeitrag der Stadt und des Kantons Bern ausgeezeichnet.

Ursula Palla (*1961) ist in Chur geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Sie hat an der F+F Schule für Kunst und Design Zeichnung und Malerei studiert. Ihre Werke wurden in verschiedenen Ausstellungen (Bündner Kunstmuseum Chur, Helmhaus Zürich, Voltahalle Basel und anderen) gezeigt.

unbenannt-163542.jpg

Barbara Ellmerer (*1956) ist in Meiringen geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Nach dem Studium an der F+F Schule für Kunst und Design folgten Weiterbildungen an der Universität der Künste (UdK) in Berlin und ein Aufenthalt in New York. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellungen (Galerie La Ferme de la Chapelle, Grand Lancy, Casa Museo Mariàtegui Lima und anderen) gezeigt.

Fernando Fonseca (*1958) ist in Coimbra geboren und hat in London, Paris und den Niederlanden studiert. Seit 1980 lebt er in der Schweiz. Seine Arbeiten wurden in verschiedenen Ausstellungen (Kunsthalle Bern, Kunstmuseum Thun und anderen) gezeigt.

Ise Schawartz ist in Deutschland aufgewachsen und lebt und arbeitet in der Schweiz. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellungen (Centre PasquArt in Biel, Freitagsgalerie in Solothurn, Frauenmuseum Bonn und anderen) gezeigt.

Jacqueline Baum und Ursula Jakob leben in Biel und Burgdorf und arbeiten seit 2009 als Kollektiv an multimedialen Projekten. Ihre Arbeiten wurden in verschiedenen Ausstellungen (Kunsthaus Grenchen, SAM Art Masters, Lingua Franca, St. Moritz und anderen) gezeigt.

Elisabeth Schwarzenbeck (*1965) ist in Solothurn geboren und aufgewachsen und lebt und arbeitet heute als Grafikerin Bern.

unbenannt-164353.jpg

Die Ausstellung in der Galerie Béatrice Brunner dauert noch bis 5. Mai 2108

Miryam Abebe
Remembering the Future – Albarrán Cabrera | Bildhalle
unbenannt-5203.jpg

"Wir sind unsere Erinnerungen. Sie definieren, wer wir sind und helfen uns, unsere Realität zu verstehen. Wenn wir uns erinnern, sehen wir nicht einfach eine perfekte Entsprechung der Vergangenheit. Vielmehr rekonstruieren wir unsere Erinnerungen: wir kombinieren Dinge, die tatsächlich geschehen sind mit Dingen, die wir nur so wahrgenommen oder uns vorgestellt haben. Das bedeutet: jedes Mal, wenn wir uns an etwas Geschehenes erinnern, ändern wir es. Wir bauen ein Gerüst mit den wichtigsten Fakten und füllen die Lücken mit unserer Vorstellungskraft.

Über die Zukunft nachzudenken, ist ein wesentlicher Charakterzug des Menschen. Ständig visualisieren wir die Zukunft: was wird geschehen und wie werden wir darauf reagieren… Wenn wir über die Zukunft nachdenken, leisten wir die gleiche mentale Arbeit wie wenn wir uns erinnern. Wir erinnern uns im Grunde an etwas was noch nicht passiert ist. Diese zwei Aktivitäten, die Erinnerung an die Vergangenheit und das Denken an die Zukunft, sind tief im Innern verbunden." (Albarrán Cabrera)

unbenannt-5207.jpg

Die Ausstellung "Remembering the Future" ist poetisch und irritierend zugleich. Mit den filigranen Bildern von Blüten, feinblättrigen Pflanzen nimmt einen das Künstlerduo mit auf einen romantischen Spaziergang durch einen Blumengarten, eine sinnliche Reise durch Japan. Mit versteckten Portraits wecken sie im Betrachtenden Erinnerungen an Feste und Reisen mit Freunden und Freundinnen.

Albarrán Cabrera, This is you here, #145, 2017, Pigments on gampi paper and gold leaves, 25 x 17 cm, Edition of 20

Albarrán Cabrera, This is you here, #145, 2017, Pigments on gampi paper and gold leaves, 25 x 17 cm, Edition of 20

Albarrán Cabrera, Kairos #4020, 2017, Pigments, Japanese gampi paper and gold Leaf, 17.5 x 26.5 cm, Edition of 20

Albarrán Cabrera, Kairos #4020, 2017, Pigments, Japanese gampi paper and gold Leaf, 17.5 x 26.5 cm, Edition of 20

Mit Bildern aus der Serie "Kairos" rufen sie Irritationen hervor. Kairos beschreibt den richtigen Moment, die Chance die man spürt, fühlen und nutzen muss, um einen aussergewöhnlichen, potenziell bedeutungsvollen Moment in seiner Flüchtigkeit und Vergänglichkeit zu erspüren, festzuhalten und zu bewahren. Albarrán Cabrera nützt diesen Moment gleich doppelt, indem sie aus zwei Momentaufnahmen ein Bild komponieren.

unbenannt-5206.jpg

Albarrán Cabrera ist das Künstlerduo Anna Cabrera (*1969) und Angel Albarrán (*1969). Anna Cabrera ist in Sevilla geboren und lebt heute in Barcelona. Angel Albarrán ist in Barcelona geboren, wo er heute lebt. Ihre Arbeiten wurden in verschiedenen Einzel- und Gruppenausstellungen (Unseen in Amsterdam, Galería Valid Foto in Barcelona, Kochuten Gallery in Japan, Micheko Gallery in München und anderen) gezeigt. 2017 wurden sie mit dem Lens culture portrait Award ausgezeichnet, zuvor waren sie Finalisten beim Hariban Award und im International Photography Festival in Tokyo.

Die Ausstellung in der Bildhalle in Zürich dauert bis 12. Mai 2018.

Miryam Abebe
de glacierum natura – Daniel Schwartz | Kunstraum Medici
typoless.jpg

"Gletscher sind ein dynamisches System und Speicher der nicht unbeschränkt verfügbaren Ressource Wasser. Gletscher fungieren als Archiv der Klimageschichte. Seit dem Ende der Kleinen Eiszeit verlieren sie weltweit an Fläche und Masse; rascher als je zuvor seit Mitte des 20. Jahrhunderts aufgrund der anthropogen mitverursachten Erwärmung des Klimas. Viele Konsequenzen dieses Wandels sind spürbar, sichtbar sind die Veränderungen am Gletscher. Die Rückkehr nach Jahren oder Jahrzenten zu einem Gletscher konfrontiert zunächst mit Verlust. Aber das glaziale Abtauen ist verkoppelt mit dem Auftauchen von Vergangenem. Der Gletscher ist ein Ort der Erinnerung. Aber sein Schwund gestattet auch die Wahrnehmung der Zukunft." (Daniel Schwartz)

Seine Reisen bereitet er penibel genau vor. So auch seine einzelnen Reisen zu den verschiedenen Gletschern. Er hat nicht irgendwelche Gletscher aufgenommen, die im möglicherweise gefallen könnten. Der Laguna Paron, Rock und Debris Covered Gletscher (Cordillera Blanca, Peru) und den Mount Stanley (Rwenzori, Uganda) liegen alle auf dem Äquator. Natürlich hat er auch nahegelegene Gletscher wie den Galmiggletscher oder den Findelgletscher aufgenommen und auf eine eindrückliche Art und Weise die Auswirkungen der Klimaerwärmung in unseren Breitengeraden dokumentiert.

Seit Jahren beschäftigt sich Daniel Schwartz mit der Klimaerwärmung und reiste in die Deltaregion Asiens, um herauszufinden und zu dokumentieren wer in welcher Form betroffen ist. Nicht nur betroffene Orte der Klimaerwärmung, sondern auch Krisenherde wie Afghanistan interessieren ihn und treiben ihn an die Situation zu dokumentieren. Aufgrund seiner extrem ausgeprägten Wahrnehmungsgabe ist er immer vor der Krise an Ort und Stelle. Im Gespräch erzählt er über den suizidalen Fortschrittspfad der Menschen. Mit diesem Ausdruck beschreibt er die Masslosigkeit, die Verschwendung der natürlichen Ressourcen und die Ausbeutung von Völkern und der Natur. Kriege sind die grössten Vernichtungssysteme von natürlichen Ressourcen.

Daniel Schwartz (*1955) ist in Olten geboren und lebt heute in Solothurn. Er besuchte die Fachklasse für Fotografie an der Schule für Gestaltung in Zürich (heute ZHdK). Nebst anderen Auszeichnungen hat er 1998 den Preis für Fotografie des Kantons Solothurn und 2010 den Kulturpreis des Kantons Zürich erhalten. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen (Kunsthaus Zürich, Martin-Gropius-Bau in Berlin, Fotomuseum Winterthur, San Francisco Museum of Modern Art und anderen) gezeigt.

Die Ausstellung im Kunstraum Medici in Solothurn dauert noch bis 5. Mai 2018.

Vom 10. November 2018 – 27. Januar 2019 ist seine "Gletscher-Odyssee" im Bündner Kunstmuseum in Chur zu sehen.

Miryam Abebe
Somnyama Ngonyama - Zanele Muholi | Luma Westbau
unbenannt-5191.jpg

"Ich habe mit verschiedenen Charakteren und Archetypen experimentiert und die performative und expressive Sprache des Theaters eingesetzt, um mich in stark stilisierter Form darzustellen. Das schwarze Gesicht und seine Details rücken in den Fokus und zwingen die Betrachtenden ihr Verlangen zu hinterfragen, die Bilder meiner schwarzen Gestalt anzuschauen. Indem ich den dunklen Ton meiner Haut überbetone, reklamiere ich mein Schwarz-Sein wieder für mich, welches – nach meinem Empfinden – ständig von privilegierten Anderen zur Schau getragen wird." (Zanele Muholi)

unbenannt-5198.jpg

Mit der Serie Somnyama Ngonyama – "sei gegrüsst, dunkle Löwin" macht Zanele Muholi einen radikalen neuen Schritt in ihrem Schaffen. Sie richtet die Kamera auf sich selbst und zeigt ihre verschiedenen Rollen als schwarze lesbische Frau. Sie stellt ihren Körper in den Vordergrund und weist dem Haar eine zentrale Rolle als (süd)afrikanische Identität zu. Die mit Muscheln, Textilien und Alltagsgegenständen gestalteten Frisuren drücken die symbolische Bedeutung von Haar als Träger komplexer und rassenspezifischer Vorstellungen aus.

Mit dem fortlaufenden Projekt "Faces and Phases", das schwarze Lesben und Transgender-Personen abbildet, reagiert Zanele Muholi auf die Diskriminierung und Gewalt gegen die LGBTQI-Gemeinschaft (Abkürzung aus dem englischen Sprachraum für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) und ihr Fehlen in der visuellen Geschichtsschreibung.

unbenannt-5200.jpg

Zu der Serie "Brave Beauties" sagt Zanele Muholi: "Alle wählen eigene, selbstbewusste Haltungen, drücken ihre Femininität aus und machen sie geltend, bejahen ihre eigene Existenz und zeigen Spass daran, schön auszusehen. Die meisten Teilnehmerinnen haben in ihren Communitys Miss-Gay-Schönheitswettbewerbe gewonnen. Der Wettbewerb findet an verschiedenen Orten Südafrikas statt, insbesondere in Townships, um durch die kulturellen Aktivitäten – Drag Performance, Musik und Tanz – Bewusstsein zu schaffen."

unbenannt-5196.jpg

Zanele Muholi (*1972) ist in Umlazi, Durban geboren und lebt in Johannesburg. Ihre Ausbildung zur Fotografin hat sie am Market Photo Workshop in Newtown, Johannesburg gemacht und ihr Studium in Master of Fine Arts in Documentary Media an der Ryerson University in Toronto abgeschlossen. Sie ist Honorarprofessorin an der Hochschule für Künste in Bremen. Für ihre Arbeiten wurde sie mit zahlreichen Awards (Mbokodo Award, ICP Infinity Award for Documentary and Photojournalism, Africa'Sout! Courage and Creativity Award und anderen) ausgezeichnet. Ihre Arbeiten wurden in vielen Einzel- und Gruppenausstellungen (Schwulen Museum in Berlin, Brooklyn Museum in New York, Guggenheim-Museum Bilbao und anderen) gezeigt.

Die Ausstellung im Luma Westbau in Zürich dauert noch bis 13. Mai 2018.

Miryam Abebe
Zeitbilder und Objekte - Melchior Imboden | Galerie 94 | Baden
New York 1998

New York 1998

Mit dem griechischen Wort Kairos, das diesen rechten Moment, die Chance die man spürt, fühlen und nutzen muss, um einen aussergewöhnlichen, potenziell bedeutungsvollen Moment in seiner Flüchtigkeit und Vergänglichkeit zu erspüren, festzuhalten und zu bewahren, beschreibt Franz Schultheis im Vorwort von Zeitbildern die Kunst den Menschen und Dingen Aufmerksamkeit und Achtung zu schenken.

Ende der 70er Jahre beginnt Melchior Imboden zu fotografieren. Im Jahr 1980 unternimmt er seine erste ausgedehnte Reise rund ums Mittelmeer und besuchte unsere südlichen Nachbarn und den Maghreb. Seine Aufmerksamkeit gilt den Menschen und ihren Orten, den Veränderungen, Umbrüchen und damit verbunden der Landschaft und Architektur als Zeugnis menschlicher Spuren. Nach dieser ersten Reise gab es kaum mehr ein Halten und er bereiste als weitere Etappe im Jahr 1991 zahlreiche Länder Südamerikas, unter anderen Brasilien, Paraguay, die Hochebenen von Argentinien, Bolivien, Chile und später Peru. Ebenso Mittelamerika, Costa Rica, Martinique und weiter im Norden Mexico. Es folgen in den laufenden Jahren Ägypten, Marokko, Libanon, Iran, die Ukraine, China, Taiwan, Japan und andere Länder Asiens. Auch Grossstädte wie Berlin, Paris, Mexico City, Moskau, New York, Peking, Shanghai, Xian, Hongkong oder Shenzhen haben ihn immer wieder fasziniert. Er hat die Orte nicht fotografiert, um seine Reisen zu dokumentieren, viel mehr galt und gilt seine Neugier den Menschen und ihrer Umgebung und deren Veränderung. Ein wichtiges Augenmerk – gerade auch in der Gestaltung dieser Ausstellung – gilt dem Urbanen. Mexico City hat Melchior Imboden zum Beispiel aus der Luft – im Landeanflug – aufgenommen und viele andere Städte hat er zu Fuss, vom fahrenden Auto oder aus dem Bus fotografiert.

Bild: René Rötheli

Bild: René Rötheli

In seinen Bildern hält Melchior Imboden Momente fest, die nicht wiederkehren. Oft ist es das Licht der Nacht, das seinen Rhythmus bestimmt, um der Zeit ein Bild zu geben. Mit dem Einnehmen eines ungewöhnlichen Blickwinkels und dank dem Spiel von Nähe und Distanz, Schärfe und Unschärfe schafft er neue Bildqualitäten und lässt die Fotografien malerisch erscheinen. Aus der Nähe betrachtet erscheinen seine Bilder abstrakt. Die Distanz bringt Schärfe und gibt den Bildern neue Kraft, sie werden mehrdeutig.

Die manuellen Einstellungen, die die analoge Fotografie erfordern, um das Bild im Innern zum Bild des Äussern zu machen braucht Zeit und eine ausgezeichnete Beherrschung des Handwerks. Genauso die Entwicklung im Labor, um die entsprechenden Barytabzüge zu schaffen, erfordert Fingerspitzengefühl.

Beim Betrachten der Bilder steht man mitten in Berlin, New York oder anderswo. In Mexico City lässt einen Melchior Imboden gar über die Stadt fliegen. Die Bilder lassen nur eine leise Erinnerung zu und doch fühlt man sich mitten in den Strassen und Gassen, über den Dächern der Stadt und verliert sich im fernen Stadtverkehr.

Das Spiel von Nähe und Distanz, der gewollten Schärfe und Unschärfe, die der Fotografie in einer speziellen Art und Weise eine malerische Kraft geben und ihr den Charakter eines Gemäldes verleihen. Ebenso unterstreicht die Struktur der Leinwand eine abstrakte Qualität.

Bild: René Rötheli

Bild: René Rötheli

Die aktuellen freien künstlerischen Arbeiten Melchior Imbodens der Werkgruppe "Spektrum" wurden konstruktiv und geometrisch angelegt und bestehen aus kleinen und grossen Holzelementen, welche als Einzelteile zusammengefügt sind und als Bildträger dienen. Die hier in der Ausstellung zu sehenden dreidimensionalen Wandobjekte, mit ihrer linearen und flächigen Anordnung knüpfen an seine bisherigen gestalterischen grafischen Arbeiten an. Die Werke faszinieren durch ihre klare flächige und dreidimensionale Struktur und ihre Vielfalt in Verbindung mit einem scheinbar uneingeschränkten Farbenspektrum. Einzelne grossflächige, lineare Elemente werden mit grosser Präzision zu Konstrukten geschaffen, die die Erweiterung konventioneller Bildgrenzen neu definieren. Mittels überlappender Holzelemente, die vertikal oder horizontal auf eine Grundplatte oder einen Holzkörper aufgebaut sind, entstehen neue Räume, die als Farbträger dienen.

Bild: René Rötheli

Bild: René Rötheli

Melchior Imboden (*1956) ist in Stans geboren und lebt und arbeitet heute in Buochs. Nach der Ausbildung als Dekorateur hat er sich mit Gestaltung, Typografie, Fotografie und Kunst auseinandergesetzt. 1984 bis 1989 studierte er an der Grafik-Fachklasse der Hochschule Luzern. Während dessen arbeitete er in Designbüros in Mailand, Basel und anschliessend in Zürich. Er ist als Dozent für Fotografie, Grafikdesign und Kunst tätig. Zudem wird er laufend zu zahlreichen Gastvorträgen, Workshops und Jurytätigkeiten im Ausland eingeladen. Drei Jahre war er Vertretungs- und Gastprofessor für Visuelle Kommunikation an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und von 2004 – 2007 an der Universität der Künste in Berlin. Seine Arbeiten sind in namhaften Sammlungen (Bibliothèque National, Paris, Musée de l'Elysée, Lausanne, Fotomuseum Winterthur, Kunstmuseum Zürich, Schweizerisches Nationalmuseum, Zürich und anderen) im In- und Ausland vertreten. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und wurde mit vielen internationalen und nationalen Preisen und Stipendien (Grosser Fotopreis Schweiz, Anerkennungspreis der Schindler Kulturstiftung, Hergiswil, Kunststipendium in Berlin, Zuger Kulturstiftung und anderen) ausgezeichnet.

Die Ausstellung der "Zeitbilder" und Wandobjekte in der Galerie 94 dauert noch bis 5. Mai 2018.

Miryam Abebe
Women are beautiful und was Fotografie sonst noch erzählen kann | Musée des Beaux-Arts | Le Locle
Garry Winogrand, New York,1968 © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Garry Winogrand, New York,1968 © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

1975 veröffentliche Garry Winogrand das Buch "Women are Beautiful." Als Dokumentarfotograf konnte er, während seiner ganzen Karriere, das amerikanische Leben ausführlich studieren. Besonders das bunte Treiben auf den Strassen New Yorks – seiner Heimatstadt – fesselte seine Aufmerksamkeit. In den 60er Jahren verewigte er den grossstädtischen Trubel New Yorks. Während seinen Streifzügen im Park, beim Einkaufen, bei Abendveranstaltungen oder politischen Demonstrationen richtete er sein Objektiv auf Frauen, denen er zufällig begegnete – immer anonym. Diese Aufnahmen zeigen die Geschichte einer Gesellschaft, die sich aufgrund der sexuellen Revolution und des aufkommenden Feminismus in einer Umbruchphase befand.

Garry Winogrand, Anniversary Ball, Metropolitan Museum of Art, New York, 1969 © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Garry Winogrand, Anniversary Ball, Metropolitan Museum of Art, New York, 1969 © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Die Art und Weise der Präsentation führt die Besucher und Besucherinnen mitten in das grossstädtische Treiben New Yorks. Wer Grossstädte nicht kennt hat den Eindruck, dass er von der Menge und Vielfalt erdrückt wird.

Todd Hido

Todd Hido

Auch Todd Hido zeichnet mit "In the vicinity of narrative" ein Bild des amerikanischen Lebens. Die Bilder wirken anziehend wie irritierend. Er zeigt Aussenperspektiven von Häusern, verwahrloste Innenräume, verschwommene Landschaften und immer wieder Frauen in Motelzimmern, hinter Autoscheiben oder in anderen obscuren Situationen.

Todd Hido

Todd Hido

Die Fotografien wirken zum Teil wie Standbilder aus Filmen und lässt die Betrachter und Betrachterinnen die Filme vor dem inneren Auge weiterspinnen. Die grosszügige Hängung versetzt einen in weite und menschenleere Gegenden, die einen schier einen kalten Schauer spüren lassen.

Thibault Brunet

Thibault Brunet

Neben den Fotografien von Garry Winogrand und Todd Hido ist eine eindrückliche Videoinstallation von Thibault Brunet zu sehen. In "Territoires circonscrits" zeigt er real existierende Orte. Leica Geosystems hat ihm einen 3D-Scanner zur Verfügung gestellt, mit dem er die Umgebung in 360° aufgenommen hat. Er lässt einen durch Landschaften und Räume wandern – Faszination pur, wenn man sich darauf einlässt und die Installation im Loop einige Male auf sich wirken lässt.

Guy Oberson

Guy Oberson

Mit den Arbeiten von Guy Oberson steht die Fotografie nicht im Vordergrund, sondern die Malerei. Dennoch rückt die Fotogarafie wieder ins Zentrum, wenn man weiss, dass Oberson diese zur Vorlage genommen hat. Die grösste Inspiration schöpft er aus den Fotografien von Diane Arbus und Robert Mappelthorpe. Seine Zeichnungen – vornehmlich mit Zeichenschiefer – wirken wie Enthüllungen und lassen in die Intimität von Personen eintauchen, die Oberson mit Hilfe ihrer Kleidung, ihrer Aufmachung oder ihrer Rückzugsorte erschliesst.

Garry Winogrand (1928 in New York – 1984 in Tijuana, Mexico) war einer der bedeutensten Streetphotographen Amerikas. Nach der High School und einer Zeit bei der US Army Air Force studierte er an der Columbia Universität Malerei und Fotografie. 1951 trat er in die Foto-Journalismus-Klasse von Alexei Brodowitsch an der heutigen The New School ein.

Todd Hido

Todd Hido

Todd Hido (1968* in Kent, Ohio) lebt und arbeitet in San Francisco. 1991 schloss er an der School of the Museum of Fine Arts in Boston den Bachelor of Fine Arts ab. Nach dem Besuch an der School of Design in Providence auf Rhode Island schloss er 1996 den Master of Fine Arts am California College of the Arts and Crafts in Oakland ab. Seit 1997 hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht. Seine Arbeiten sind in vielen Sammlungen (Guggenheim Museum, New York, Berkeley Art Museum, Berkeley, Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts und vielen anderen) vertreten.

Thibault Brunet

Thibault Brunet

Thibault Brunet (1982*) wurde 2008 an der École supérieure des Beaux-Arts de Nîmesdiplomiert. Seine Arbeiten wurden bereits mehrfach ausgestellt und sind in wichtigen Sammlungen (Bibliothèque nationale de France (BnF)Musée de l’Elysée de Lausanne et le Frac Languedoc Roussillon) vertreten. 

Guy Oberson

Guy Oberson

Guy Oberson (1960*) lebt und arbeitet in Lentigny, Paris und Berlin. 1988 hat er als Autodidakt begonnen. Seine Arbeiten wurden bereits mehrfach ausgestellt. 2016 wurde er mit dem alle zwei Jahre verliehenem Kulturpreis des Kantons Fribourg ausgezeichnet.

Todd Hido

Todd Hido

Die Ausstellung im Musée des Beaux-Arts dauert noch bis 27. Mai 2018.

Arbeiten von Thibault Brunet sind bis 14. April 2018 auch in der Kehrer Galerie in Berlin zu sehen.

Arbeiten von Guy Oberson sind bis 10. Juni 2018 auch im Musée du papier peint in Mézières zu sehen.

Conquistador – Nicolas Savary | Musée de l'Elysée | Lausanne
Pantera leo, Estancia Montelen, Bragado, 2014 | Nicolas Savary

Pantera leo, Estancia Montelen, Bragado, 2014 | Nicolas Savary

"Ein stechender Pilzgeruch wabert durch das Hotelzimmer. Während ich an die Decke starre, kommt es mir vor, als hörte ich das widerliche Kaugeräusch von Insekten oder gefrässigem Schimmel. Ich stelle mir den Zerfallsprozess vor, wie die Zeit unbeirrbar, über alle noch so holprigen Ereignisse hinweg verrinnt. Um mich zu vergewissern, gleitet mein Blick über die Wand, über den leicht nach vorn gekippten Rahmen und den schräg stehenden Stuhl bis hin zum Tisch, auf dem die entdeckten Unterlagen liegen.

Eben habe ich das Album aufgeschlagen, dessen von kreisrunden Löchern durchsetzte Seiten sich mit Leben füllten, sobald man schneller blätterte. Zum Vorschein kam die Spur der Würmer durch die Dicke des Papiers. Ihnen war die Abfolge der Daten, von denen das Tagebuch berichtete, vollkommen gleichgültig. Sie frassen sich durch Tage und Monate, vertikal zur vergehnden Zeit. Vor meinen Augen nahmen die verrückten Quantentheorien, die Relativität, die Planck-Skala, das Zwillingsparadox und Zeitschleifen Gestalt an. Mir war, als ginge ich rückwärts und als würde hinter meinen Fersen nicht mehr sein wie zuvor" (Nicolas Savary)

Joya, Buenos Aires, 2014

Joya, Buenos Aires, 2014

Fotoalben, handschriftliche Briefe und andere Dokumente haben den Fotografen Nicolas Savary dazu gebracht nach Argentinien zu reisen. Er ist auf den Spuren von Louis de Boccard, ein Angehöriger einer Freiburger Patrizierfamilie, der Ende des 19. Jahrhunderts nach Argentinien ausgewandert ist. Savary wollte die lückenhafte Biografie zurückverfolgen und die Momente, die er unterwegs durch die Landschaften erlebt hatte, festhalten. Mit seinen Bildern nimmt er einem mit auf seine Reise und führt einem seine Vorstellung des Zerfalls vor Augen, zum Teil sticht einem sogar der Pilzgeruch des Hotelzimmers in die Nase.

Es ist ihm gelungen die Neugierde auf mehr zu wecken und vielleicht selbst auf dem Dachboden oder im Keller nach alten Fotoalben und anderen Dingen zu suchen und sich auf eine Reise in die Vergangenheit zu machen oder tief in die eigene Familiengeschichte einzutauchen und genauso auf Spurensuche zu gehen.

Comunidad, Puerto Iguazú, 2014 | Hotel Iru-Mercure, Selva d'Iryapú, Puerto Iguazú 2014 | Mariposa, Asuncion, 2014

Comunidad, Puerto Iguazú, 2014 | Hotel Iru-Mercure, Selva d'Iryapú, Puerto Iguazú 2014 | Mariposa, Asuncion, 2014

Nicolas Savary (1971*) ist in Bulle geboren und aufgewachsen. Heute lebt und arbeitet er in Lausanne. 1998 hat er an der ECAL ein Diplom in bildenden Künsten erlangt. Seit 2008 ist er Leiter der Hochschulbildung an der Ecole de Photographie de Vevey. Seine Arbeiten wurden mehrfach ausgestellt unter anderen in der Coalmine, im Centre de la photographie de Genève, dem Photoforum Pasquart und anderen.

Stürze, Asuncion, 2014 | Cejas, Areguá 2014 | Sphinx, La Boca, Buenos Aires, 2014

Stürze, Asuncion, 2014 | Cejas, Areguá 2014 | Sphinx, La Boca, Buenos Aires, 2014

Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Mai 2018 im Musée de l'Elysée in Lausanne zu sehen. Das Projekt entstand als Gemeinschaftsproduktion des Musée de l'Elysée und des Musée gruérien in Bulle, das den Nachlass Louis de Boccards besitzt. Dort wird der zweite Teil der Ausstellung vom 27. Januar bis 28. April 2019 zu sehen sein.